martes, 24 de abril de 2012

Revolución Food Design



Judith Bleda Martínez

El concepto “diseño culinario” revoluciona   todos los estereotipos de los diseñadores    españoles. Se inventa el “Food Design”

  • “Diseño con alimentos y les proporciono un espacio experimental” Martí Guixé . Diseñador
  • “El concepto de diseño culinario no está aún desarrollado en la Comunidad Valenciana” Guillermo Cerdá. Triángulo Foods Design
  • “Hay que reinventar la hostelería de la mano de la ingeniería emocional, la biomecánica, el diseño y las TIC” Belén Soláz Cordón, directora de prensa y marketing de la FEHV  


El diseño ha abierto nuevos caminos, una nueva rama que queda mucho por experimentar y descubrir, es ahora cuando entran nuevos conceptos por desarrollar, el espacio culinario es uno de ellos.
Un término muy poco conocido. Son muchos los que apuntan a Martí Guixé, como el autor del acuño de este nuevo concepto en nuestro país,  aunque el diseñador no opina lo mismo: “No introduje en España el Food design, cuando comencé no existía en ningún país del mundo, al menos como una disciplina consciente. En aquella época me interesaba mucho la “Mass consumption” y decidí trabajar la comida como objeto y es así como nació el Food design en mi trabajo”.

Trabajar la comida como objeto es otra de las disciplinas que emplean diseñadores como Guillermo Cerdá y artistas gráficos como Bruno Peláez. Estos artistas apoyan este nuevo fenómeno, que se desarrolla cada vez más en estudios que en cocinas.
Una de las razones del nacimiento de este nuevo concepto ha sido la poca experimentación del mismo en la cocina.
“El gusto, el olfato es cosa de chefs, nosotros despertamos los sentidos, la vista es nuestra herramienta” comenta Guillermo Cerdá (Triángulo Food Design”) sobre el diseño culinario. 

Sin embargo, existen más plataformas que apoyan el “food design”. El papel y la labor de asociaciones, universidades y escuelas de diseño en España ha sido esencial para crear una nueva cultura donde la innovación y la experimentación dan como resultado nuevos proyectos. Un ejemplo de ello es el desarrollo del diseño culinario.
La Federación de Hostelería de la Comunidad Valenciana (FEHV) ha participado en varios proyectos donde se ha mezclado el producto y el diseño con la hostelería y la gastronomía. “FEHV lleva cuatro años realizando unas jornadas de diseño para la hostelería que han sido todo un éxito. En estos tiempos el diseño es un punto importante para el mundo hostelero y gastronómico. Hay que vender el producto aplicando el diseño, es muy importante para captar todas las miradas” afirma Beatriz Soláz Cordón, directora del departamento de prensa de la FEHV.

Ya se ha analizado que la hostelería recurre a estos nuevos métodos de negocio donde el diseño es el principal protagonista. Aún así, son muchas las instituciones que apuestan por elaborar proyectos culinarios.  
El Instituto Europeo de Diseño de Barcelona(IED) dio la oportunidad a Raquel Mendiburu y Elisabet Nolla de diseñar productos culinarios.

Mendiburu y Nolla son dos diseñadoras catalanas que han desarrollado su nuevo modelo de trabajo en un estudio de diseño culinario llamado: “Food Events Design”.
“Nuestro proyecto es joven pero atractivo, ha sido una apuesta innovadora. La gastronomía se puede ver desde muchas perspectivas. Nosotras ofrecemos comunicación, diseño y felicidad”, afirma Raquel Mendiburu.
“Food Events Design”, en la actualidad, se han introducido en el mercado con diseños gastronómicos como el “KeatBox” y “CupCakes”. Diseñan, crean y organizan todo tipo de catering para diferentes celebraciones y eventos.

El público y el consumidor demanda cada vez más estos tipos de productos; productos que guardan un gran ingenio e innovación en sus diseños.
Por ello, la capacidad de mezclar el arte, la técnica y la improvisación en los estudios es una cualidad que han desarrollado pocos diseñadores.
Uno de ellos es el diseñador Martí Guixé, que ha dedicado su investigación y su tiempo al desarrollo del diseño culinario proyectándolo a nivel internacional.

Martí Guixé, diseñador catalán, cabalga entre Barcelona y Berlín, dos ciudades de inspiración para él. Se graduó en diseño industrial en Milán y desde el año 97 trabaja en proyectos culinarios de proyección internacional mezclando el diseño, la receta y la cocina, con una marca muy diferenciada en todo el mundo. Esa diferenciación, admite el diseñador, progresa poco a poco detrás de nuestras fronteras: “Hay varios países muy interesados como Italia, Holanda y Francia,
aunque yo sólo conozco una decena de diseñadores de comida relevantes en todo el mundo”, afirma Guixé.

Aún así, el diseñador se esfuerza mostrando su trabajo por todo mundo. El proyecto más vital de su carrera ha sido el de “Food Designing”, un proyecto que nació hace quince años de forma innovadora en España.
“Food Design” ha sido la base para elaborar una biblioteca sobre diseño culinario llamada “Don´t eat, read”. Una creación literaria del diseñador que aporta investigación y diseño para el mundo gastronómico, siendo de referencia para muchos estudiantes de diseño.

Guixé quiere transmitir a través de sus diseños culinarios una nueva forma de comunicar. Crear productos comestibles y ergonómicos es uno de sus principales retos donde radique lo contemporáneo y lo radical, como lo describe en todas sus publicaciones.
Food Designing” proyecta en diferentes platos un diseño revolucionario. Una nueva forma de innovar con la comida, tratándola como un producto, un material o un utensilio.
En cada una de las creaciones el diseñador aporta geometría, recrea espacios, hábitos de vida, integra el mundo orgánico y simula estados de ánimo en sus platos y tapas.

Segundo proyecto de Martí Guixé/
Copyright ©  Imagekontainer /Knölke


“Diseño con alimentos y les proporciono un espacio experimental”  afirma Guixé. El espacio es uno de los escenarios que acompaña al diseño culinario. Martí Guixé revolucionó el “espacio food”. Su proyecto estrella fue “Solar Kitchen Restaurant” elaborado en Helsinki que ha sido uno de los proyectos más comunicativos de Guixé. 




El objetivo era el de diseñar platos y darles un espacio innovador. Crear a través de los elementos naturales es uno de los principios más activos en el trabajo del diseñador.

El proyecto se desarrolla a través de varias placas solares móviles que recogen gran cantidad de energía solar para poder elaborar platos al instante, en ese mismo escenario.



Vista aérea de "Solar Kitchen Restaurant" 

Copyright ©  Imagekontainer /Knölke







Comensales de "Solar Kitchen Restaurant"
                                                                               Copyright ©  Imagekontainer /Knölke








Martí Guixé en Helsinki en el momento de la creación del proyecto




Al igual que Guixé, en España son ya muchos los espacios creados para presentar las propuestas de muchos diseñadores; digamos que con el diseño del propio espacio les dan contexto a los proyectos que presentan.



En la Comunidad Valenciana el espacio más creativo para los diseñadores corre a manos de Nude” en la “Feria Habitat de Valencia, es allí dónde se han proyectado trabajos de muchos nuevos e intrépidos diseñadores; como los de Guillermo Cerdá, Alejandro Hernández y Laura Tornero. Tres diseñadores valencianos que conforman el círculo “Triángulo Food Design”.
Este grupo ha revolucionado la genética de estudio del diseño, tanto dentro de la Comunidad Valenciana, como en el resto de España.
“Nos interesa la comida como herramienta para pensar y transmitir ideas y conceptos para aportarle otros valores de los meramente gastronómicos” aclara Cerdá.
La visualización y el espacio comunicativo son dos clavos ardiendo a los que se amarran estos diseñadores para poder trabajar con la comida y presentarla como un proyecto innovador, dónde la vista explore nuevas sensaciones.
El concepto de “Triángulo Food Design” es el de recrear objetos utilizando todo tipo de ingredientes a la hora de su elaboración .
Uno de los proyectos más originales que se han creado hasta ahora en el estudio ha sido el llamado “Petit Food Invisible”, una planta comestible donde se sustituyen elementos por ingredientes. La tierra de la planta es una pasta de galleta de chocolate, así como los caramelos que lo acompañan, donde se han utilizado bolitas químicas. Un objeto que parecía meramente decorativo se convierte en todo un manjar.

"Petit Four Invisible"
Ingredientes PFI

Diseño PFI

Instrucciones PFI



El “food design” ha revolucionado las nuevas formas de mercado en nuestro país. Se han diseñado muchos portales webs, así como cadenas de productos artesanales que aportan diseño y creatividad en sus efectos. 
Marta Fernández creadora del portal web Gastroeconomy es periodista y especialista en gastronomía y diseño hostelero. Se describe como un portal que capta tendencias para “foodies”. Este modelo de negocio se ha desarrollado como un modelo económico-gastronómico, sirve de guía a muchos profesionales del sector que apuestan por el diseño y la gastronomía.
“Pensé en crear un portal que sirviera como guía y manual de uso de diseñadores, cocineros y empresarios. Intento captar los espacios gastronómicos más vanguardistas del momento donde el diseño sea el protagonista” afirma Marta Fernández.


Este nuevo modelo de negocio nace de la mano de la revolución “food design” y el “culinary design space”.  Podemos observar que la comunicación es, de nuevo, una de las herramientas fundamentales para diseñar y despertar nuevas formas de negocios.
Otro modelo de negocio que se ha desarrollado gracias a esta tendencia ha sido el de Papabubble, una cadena de referencia por todo el mundo que transforma ideas en caramelos, “sweet”. 
“Papabubble” llegó a Barcelona en 2004 con una filosofía innovadora, la de reinventar sus caramelos con diseño y publicidad. Una nueva forma de manifestar el diseño y la creación para llevarlo al ámbito empresarial y desarrollarla en todo el mundo.  
Tienen un nuevo concepto de sus productos y de su venta, transforman un centro de caramelos en una estrategia de marketing gracias al diseño que aportan en cada uno de ellos.

Tanto el desarrollo creativo y el empresarial han hecho que se desarrolle en nuestro país un nuevo concepto de diseñar con los alimentos e inventar una nueva rama de investigación para nuestros diseñadores. En la actualidad, España no recoge ningún centro de diseño especializado en artes culinarias; aunque no hay que negar que es uno de los países que ha desarrollado la cocina a niveles experimentales. Es el caso de “Bulli Foundation”, una fundación creada por el magnate de la cocina y chef Ferrán Adriá. El afamado cocinero ha exportado nuestra calidad gastronómica por todo el mundo, signo de evolución y desarrollo de nuestro país.

El diseño culinario “food design” ha calado en todos los sectores. En la comunicación, en las funcionalidades y en las nuevas formas de negocio se está desarrollando una nueva tendencia que está revolucionando el mercado del diseño.
Se ha conseguido capturar el ingenio de muchos diseñadores en este nuevo arte. Ahora prosigue una nueva etapa con mucho sabor que se inventó hace más de quince años.





La innovación de Food+Design+ Triángulo

Presentamos al equipo de Food Design Triángulo como tres diseñadores innovadores que han conseguido mezclar originalidad y gastronomía.
Su estudio está situado en la ciudad de Valencia, es allí donde crean y diseñan nuevas ideas que aportan un sentido original al diseño culinario.
Guillermo Cerdá


Hablamos con Guillermo Cerdá diseñador industrial y chef, natural de Elche (Alicante). Ha estudiado en la Universidad Politécnica de Valencia, creó el estudio “Triángulo” como un proyecto, ingenioso e innovador, de experimentación gastronómica. Éste se ha realizado gracias al equipo innovador que compone este estudio: Guillermo Cerdá, Alejandro Hernández y Laura Tornero.


P-Cada vez el fenómeno “food design” se está desarrollando en España como una materia nueva donde poder investigar ¿ como diseñador… qué ha sido lo que ha investigado que haya aportado un plus en el diseño culinario?

R- Nos interesa la comida como herramienta para pensar y trasmitir ideas o conceptos, para aportarle otros valores además de los meramente gastronómicos.


P-Los proyectos culinarios que han realizado en el estudio han revolucionado el mercado. ¿ Qué productos han sido los más innovadores?

R-Innovar es fundamental en nuestro trabajo, pero concibiendo la innovación no como algo relacionado con la tecnología, sino a nivel conceptual. En ese sentido creemos queCoffee Cube sería un buen ejemplo de cómo concebir algo tan trabajado ya como es el café, de una manera distinta.

P- ¿ Por qué desarrollaron una rama relacionada con el mundo de la gastronomía?, ¿qué puede aportar Triángulo Design Food en el mercado que pueda despertar la funcionalidad en muchos centros culinarios?

R- Siempre nos ha interesado la comida a los tres, más en mi caso que también soy chef. Creo que es una rama que queda mucho por investigar.
Esperamos aportar productos que innoven, que sean una mirada nueva y distinta al mundo de la gastronomía. Hay mucho por hacer aun en el mundo del “food design” pero estamos en ello.


P-¿ Qué producto ha sido el más demandado por el público objetivo?

R- Los jamoneros. Es un objeto para el que no hay prácticamente alternativas a los modelos tradicionales. Es casi imposible encontrar un jamonero bonito en el mercado.

P- Como diseñadores ¿os han ofrecido la oportunidad de presentar vuestros proyectos en diferentes espacios internacionales?

R- Ahora mismo varios de nuestros productos están viajando por diferentes ciudades del mundo como Beirut o Argel de la mano del Injuve, como selección de los premios “Injuve para la creación jovenreflejado en nuestra página web


P- Valencia se consolida día a día como una fuente referencial en diseñadores, ¿ el diseño culinario está consolidado en la Comunidad Valenciana?

R- No, en absoluto. Es más, no existe. Pero se podría decir que ni en Valencia ni en ningún otro lugar de España. Es un campo por trabajar completamente.



P-¿Nos podría adelantar cuáles van a ser los nuevos proyectos “food” que revolucionarán el mercado?

R- No podemos, es alto secreto, jajajaja. Os enterareis.




Los proyectos que definen día a día el “food design” de Triángulo Design Food




CHOCOLAMP



Gráfico proyecto "ChocoLamp"


Exhibición "ChocoLamp" Nude

Exhibición "ChocoLamp" Nude
Han creado una lámpara que a la vez que transmite luz es una fuente de chocolate.Un proyecto que captó todas las miradas del publico en Nude. 



COFFEE CUBE 


Leyenda Coffee Cube



Coffee Cube




Gráfico sobre la cantidad que podemos obtener con "Coffee Cube"





Cantidad de Coffee Cub

Es el producto más innovador. Se trata de un bloque compacto de azúcar y café que hace que el producto sea más cómodo y visual. Las proporciones del café y del azúcar están medidas, se obtiene la cantidad perfecta para una dosis individual.









PIXELES COMESTIBLES

Exposición del proyecto en Nude



Biscotes con mensaje

El proyecto se trata de reunir biscotes pequeños sobre una imagen creando una sensación pixelada que en conjunto forman una fotografía comestible. Es el proyecto más comunicativo ya que pueden dejar algún mensaje en cada imagen.






Video Receta Experimental, un nuevo concepto del arte



Es la expresión que utiliza Bruno Peláez como respuesta a la experimentación que ha generado  su propuesta “Cebiche”.
Bruno Peláez se describe como realizador audiovisual, donde el arte es una pieza fundamental en su trabajo. Barcelonés, estudió comunicación audiovisual, creó su propio proyecto tomando su nombre como marca.
"Cebiche" es un trabajo inspirado en contextualizar una receta típica sudamericana que se centra en regiones como la de México, Perú, y otros países.
Como bien define el artista el trabajo expresa la relación que existe entre el cocinero y su cocina.
La cocina también se incorpora en el arte como si se tratara de dos piezas unidas de naturaleza simple. Si ya Velázquez incorporó elementos gastronómicos
en su obra Vieja friendo huevos como si de arte se tratara; Peláez incorpora el toque gastronómico en el arte audiovisual.
Cebiche presentó su obra culinaria en un proyecto creado por la Fábrica de Sueños una corporación artística que crea eventos ingeniosos de diseño y arte.
"Fue un momento especial dónde pude mostrar mi proyecto, me invitaron y no me pude negar" afirma Peláez. 
 El evento donde participó “Cebiche”  fue “Cocina Compartida”; una fusión de arte, cocina y diseño. Bruno Peláez fue uno de los invitados esenciales en este acto. El objetivo principal de “Cocina Compartida” es el de mostrar al público un nuevo concepto del espacio culinario. En este caso se mezcla el arte y lo culinario.





"Cebiche" por Bruno Peláez



El sector hotelero necesita el diseño para reintentarse 


La Federación de Hostelería de la Comunidad Valenciana (FEHV) necesitaba reinventar el concepto hostelero en toda la comunidad para fomentar el turismo y aportar calidad a cada rincón gastronómico. Para ello, recurrió hace cuatro años a la creación de unas jornadas que reunieran diseño y hostelería.

FEHV nace en 1977 como la principal organización empresarial del sector hostelero de la comunidad de Valencia. La federación está integrada por tres subsectores: restauración, hospedaje y hostelería recreativa. En la actualidad la FEHV está compuesta por más de 1800 empresas repartidas en diferentes asociaciones.
La necesidad de reinventar el modelo hostelero valenciano generó la propuesta de la federación para crear unas jornadas que reunieran diseño e innovación en la hostelería. Este año se ha celebrado las “Cuartas Jornadas de Diseño para la Hostelería”, siendo todo un éxito.

Logo de las cuartas jornadas

Espacio de Diseño para la Hosterlería


Belén Sólaz Cordón, directora del departamento de marketing y prensa, declara que la hostelería ha sido durante la crisis refugio para otros muchos sectores.
“Hay que reinventar la hostelería de la mano de la ingeniería emocional, la biomecánica, el diseño y las TIC”, declara Cordón.
La necesidad de reinventar ha generado otra necesidad: la de utilizar el diseño como herramienta clave para sumergir de la crisis.
Muchos restaurantes valencianos han sido diseñados por diseñadores valencianos de renombre. Diseñan espacios y generan emociones en todos los rincones del local hostelero.


Un ejemplo es el de Copenhagen, un restaurante vegetariano diseñado por Borja García, diseñador y profesor de diseño de la Universidad Cardenal Herrera CEU.
Copenhagen” sería un ejemplo claro de los objetivos que quiere conseguir la FEDH.
Cada rincón de este restaurante está estudiado al milímetro en calidad de diseño, arquitectura y decoración. El diseño va unido con la filosofía de “Copenhagen”. El sentido vegetariano forma parte de la actitud y estilo de vida de la ciudad danesa.

Restaurante vegetariano Copenhagen 


Este llamamiento al diseño y al vanguardismo genera la curiosidad de diversos centros hosteleros que reclaman la necesidad de reinventar sus negocios.
Gracias a la labor de FEDH se está estructurando una nueva filosofía entre las empresas hosteleras valencianas.





Charm City Cakes, la realidad supera la ficción 

El chef pastelero Duff Golman creó en 2005 un espacio muy dulce, donde la arquitectura y el diseño se convertirían en dos protagonistas imprescindibles en su tartas. 
Ese espacio es "Charm City Cakes", situado en Baltimore (Estados Unidos). Una empresa que cuenta con más de 15 trabajadores: diseñadores, cocineros, arquitectos y decoradores.
Duff Golman crea y traslada la realidad a la ficción cada vez que diseñaba una tarta; una ficción que se moldea con ingredientes dulces y con gran imaginación.
"Charm City Cakes" revoluciona el mercado en EE.UU, la gran innovación que aportan a la hostelería les ha llevado a tener más de 6000 encargos en solo un año.
Los arquitectos y diseñadores de "Charm City Cakes" recrean espacios, edificios, películas, objetos y dibujos.... cualquier espacio real, convirtiéndolos en grandes tartas de grandes dimensiones.
Los diseños son realmente impresionantes, las texturas son reales, trazan al milímetro cada uno de los detalles que se lustran en sus pasteles. Estas texturas son creadas a partir de diferentes instrumentos hosteleros, gracias a la técnica que los diseñadores aportan en el estudio.
No sólo juegan con las texturas sino con los ingredientes, utilizan todo tipo de aromas para dar color y dinamismo en cada recreación pastelera. Esos ingredientes, entre otros muchos son: limón, arándanos, tiramisú, semillas de amapola, mármol, jengibre, "muffins"...
La expectación de "Charm City Cakes" ha generado un reality sobre la vida de los chefs y diseñadores que trabajan en este estudio. "Act of cake" se presenta como un documental repostero que traslada el gran ingenio e innovación de los chefs y diseñadores a toda la audiencia por todo el mundo.
Esta próxima temporada han presentado su colección de tartas inspiradas en el romanticismo de las actrices más famosas de Hollywood.


Nueva Colección Summer 2012




Inspiración para sus colecciones en actrices como Frida Khalo



Una de las tartas más difíciles para el estudio

Tarta inspirada en el mundo muffins







Tarta "Pop Corn" cada trocito es comestible





Cakes Old Bay, recrea un cubo de marisco lista para comer












   Puro amor callejero

  

El arte no sólo es blanco o negro, el arte no sólo se esconde en galerías, el arte no se encierra en campos de concentración,    " EL ARTE TIENE  VIDA Y COLOR"




Alfonso Gómez Jiménez  


Desde siempre ha existido una corriente de creativos que vulneran las normas de la ley y el orden artístico y convencional, creando su propia galería callejera. Una galería que no entiende de espacios cerrados, y que se vale de cualquier elemento y espacio público para plasmar su arte.
Este street art tiene su apogeo en las calles, convirtiéndose en un arte público y callejero que desafía y se aleja de los convencionales espacios artísticos. El concepto, la belleza de la pieza en sí, y el lugar como la guinda del pastel,  constituyen los factores claves de este estilo artístico que crece fuera de las aulas.
Cualquier rincón de la metrópoli  se convierte  en un lienzo en blanco para estos creativos urbanos, un lugar donde plasmar de forma libre sus emociones y pensamientos,   reflejados a través del arte.

Conscientes de la gran demanda de obras  que la historia del street art está extendiendo  por diferentes  lugares del mundo, la marca de refrescos  energéticos Red Bull ha realizado un proyecto donde recoge todas las huellas de street art a nivel mundial, para mostrarlo al usuario. “Red Bull Street Art View” junto con la colaboración de google constituye una plataforma  que recoge los mejores dibujos urbanos de las calles.
Los visitantes de la página, a través de un mapa,   pueden localizar el origen  de procedencia de  las obras, además de  verlas gráficamente. Red Bull Street Art View  se ha consolidado como la mayor galería urbana online.
Un mapa mundial del street art

Pero también en la red encontramos otros proyectos menos ambiciosos pero que también constituyen un avance para ayudar a mostrar la calidad y demanda en este sector del arte.
Street Art MAP  es un mapa interactivo que busca documentar el arte urbano en Argentina, con el fin de crear el mejor archivo de street art del país. Este  proyecto se extiende únicamente en  Argentina, no obstante  sus creadores tienen pensado expandir la plataforma al resto de Latinoamérica.
“El proyecto surge a finales de 2009 en Collage Lab, un estudio de diseño y arte, con el fin de buscar una manera de registrar y dar a conocer todo el trabajo de cientos de artistas que trabajan en la calle”, destaca Ana María Fonseca, socia de Street Art Map - Collage Lab.
 Además del proyecto Map,  se valen de otros mecanismos para fomentar el arte urbano desde la página. Una parte importante de S.A.M es el blog  en el que diariamente incorporan contenido nuevo. Según Ana María, la mayoría de contenidos son de Latinoamerica y algunas cosas puntuales de España. También disponen de un formato de entrevistas para los artistas locales, cubrir  eventos relacionados con el tema y todo lo que sume para que la gente se inspire con el street art.
Localizador de  arte creativo en Argentina

Artistas bohemios plasman sus obran que serán representadas, como en el caso anterior, visualmente por mapas, encargados de hacer público este recorrido planetario de arte urbano. Sin embargo no todos son merecedores de alzarse con  el premio pulitzer en las artes callejeras.
Existen  ciudades punteras consideradas sedes urbanas del arte callejero. Estos lugares atraen tanto a visitantes como a nuevos creativos y expertos  de renombre que fusionan constantemente, creando y exponiendo  obras pioneras en esta técnica del colaje urbano

Si tenemos que destacar una escenografía de arte urbano, Nueva York prima gracias a su herencia en la representación del graffiti del metro de los años 1960 y 1970 y a su continuación con el legado de arte callejero,  al albergar lujosas zonas de arte como Soho, Chesea y el Lower East Side.

Sin embargo resulta contradictorio que Nueva York, una de las cunas del street art, esté siendo invadida desde hace ya unos años  por nuevas reformas parlamentarias que abogan por señalar a sangre fría con el dedo y tachar  este arte de delincuente.
Desde 2007 Graffiti Free NYC  ha incrementado significativamente la cantidad de lugares con graffitis limpiados, un proyecto encaminado a la limpieza de las calles, eliminando cualquier signo de expresión artística en las calles de la ciudad.
Tanto es así que el alcalde  de Nueva York, Bloomberg, presume de una ciudad donde las calles se desprenden del dibujo, mediante controles de limpieza.
En las declaraciones recogidas en NYC.gov, el alcalde Bloomberg,  tacha las pintadas urbanas como un problema pernicioso y generalizado de la calidad de vida.

Ante estas nuevas actuaciones encaminadas a reprimir el arte callejero, se alza la voz de artistas enfurecidos. Bansky, conocido creativo urbano por sus obras  satíricas sobre temas políticos, sociales y sobre el existencialismo, es el caso de un decidido artista que ataca con su trabajo  “ Exit through the giftshop”  ante  las  irregularidades hacia arte urbano.




                                                    Película documental dirigida por Bansky


Pero no  es necesario cruzar el charco para ver las sanciones y vejaciones hacia  las dotes creativas de este arte urbano, y es que en la capital de nuestro país se implanta desde hace  ya varios años una nueva ley estricta y severa que repercute directamente es el street art.
Así,  según el último  comunicado recogido el 05/07/2007 en la página oficial  de la Comunidad de Madrid referente al arte urbano , actualizada el 04/08/2011 y que permanece vigente hoy en día, el proyecto de ley prohíbe graffitis o pintadas en vía pública, monumentos, estatuas, arboleado o mobiliario urbano. Los ayuntamientos podrán ceder excepcionalmente espacios públicos para la realizar murales y graffitis de valor artístico, siempre que no perjudique al entorno urbano.




Muchas veces el propio artista es quién marca los límites de sus acciones, según Street Arte Ba, el primer  destino web de encuentro de los artistas callejeros de la ciudad de Buenos Aires. Por ello muchos creativos urbanos vandalizan el espacio público, otros en cambio no.

La ley también hace referencia a las sanciones por estos incumplimientos, donde las  infracciones podrán ser de hasta  6.000 euros de multa. En todo caso existe la posibilidad de que el detenido sustituya la denuncia por limpiar las pintadas de la vía pública. Además de las cuotas económicas, los detenidos también  podrán ser obligados a reparar los daños producidos por las pintadas urbanas.

Pero no sólo existen estas minas de tipo económico o silenciador hacia el street art, hay países que van más allá. Encontramos países donde plasmar un mensaje y unos ideales gráficamente  resulta una tarea complicada, por las propias trabas culturales del país.
Hay muchos países donde el street art está muy desarrollado pero es totalmente ilegal, y penalizado, y hay otros países donde el street art es más aceptado como una forma de arte que le aporta un valor a la ciudad y sus habitantes, ya que creemos que el color realmente puede cambiarte la vida.
“Viajar todos los días al trabajo en una ciudad gris y vacía puede deprimirte, cuando le alegras el viaje a esa persona para nosotros ya es todo. Es bonito saber que una pintada puede encender unos pensamientos positivos sobre la belleza de la vida, en cambio, las publicidades no dan nada, solo te comen la cabeza con sus mensajes aterrorizantemente tontos hacia el consumismo”, declara Street Arte Ba.


De esto pueden hablar ICY AND SOT,  creativos callejeros  que día a día hacen un arte más arriesgado.  ICY and SOT  se han convertido en los embajadores  del street art de la calles de los países de Irán principalmente.



                                           Ruta por el street art en  Irán, por Icy and Sot,



“En Irán es como una broma. Si se habla de arte callejero, incluso para la gente común lo primero que vendrá a su mente es el riesgo que estamos tomando en nuestro trabajo”, declara ICY and SOT.
Estos dos hermanos son artistas pertenecientes a la  plantilla de Tabriz – Irán. Durante años han realizado un trabajo de creación callejera  exponiendo obras que hablan de paz,  guerra, amor, odio,  esperanza,  desesperación,  niños,  derechos humanos y  cultura iraní. 
“No todas nuestras obras tienen un mensaje original de paz, cada una de ellas tiene su propio mensaje individual.  Pero existe una especie de  estilo armonioso en cada dibujo, que refleja una sensación de paz”, afirma ICY and SOT.












Arte urbano de Icy and Soc  plasmado en las calles de Theran y Tabriz (Irán) . + obras


Pese a las trabas que se imponen a este género del arte,  el  street art cada día es más importante en el mundo del diseño, es una forma para llegar  a más gente y usar una plataforma masiva: la calle. Cada día más diseñadores toman las calles.                                                                                                                               Como todo movimiento indie  surgen galeristas que intentan trasladar ese arte urbano a las galerías,  alquilando  una parte de ese concepto de arte urbano. Pero el arte urbano es muy amplio, no significa una cosa u otra,  seguro  que hay muchos chicos que pintan un arte despreocupado  y sin convenciones o normas, pero eso no significa que no haya convenciones en el arte urbano, que ciertos artistas terminen exponiendo su arte en museos y galerías.  En todo caso desde el diseño deberían tener en cuenta embellecer la ciudad y hacer mas arte.
Street Arte Ba es un evento independiente y sin fines de lucro que promociona el arte callejero local e internacional y sus artistas. Funciona como encuentro de artistas, entre las distintas agrupaciones y disciplinas del arte callejero - el graffiti tradicional, el muralismo, el stickart (pegatines y estickers) y el estencil. Este proyecto se sustenta principalmente por todos los artistas que participan y envían las propuestas a la convocatoria Y se compone de dos artistas coordinando, y varios ayudantes.


Página web oficial, Street Arte Ba 

Sin embargo parece no existir controversia alguna, por parte de  los artistas que  trabajan en la calle, sobre el tema  de que  los museos y  galerías realicen  exhibiciones de artistas urbanos.                                                                                                                                                                    Quién mejor que Street Arte Ba, que  tratan diariamente como creativos urbanos, para desvelar qué opinión les genera  esta dualidad creativa entre galerías y exhibiciones  urbanos. Desde la organización de Sreet Arte Ba consideran  que no existe controversia alguna, el arte callejero no puede estar en una galería, sino dejaría de ser arte callejero, pero los artistas urbanos son en definitiva artistas y no encontramos razones controvertidas para que expongan su trabajo en otros medios que no sean  callejeros.
El arte urbano por sus cualidades presenta adjetivos de los cuales carece el dibujo convencional.   “La diferencia principal es que no se expone en museos, está en la calle, es de la calle, tiene el idioma de todos, puede ser visto por todos. Después podemos pegar un dibujo hecho en papel en la calle y podría ser llamado street art, pero sus cualidades, técnicas y  tamaño son otras, y el valor que le da al medio urbano es otro, y definitivamente el impacto visual es otro. El arte en la calle es un regalo que le dan los artistas callejeros a los vecinos, a los transeúntes, a todos”, destaca Street Arte Ba.
Partiendo de la base que está técnica que esto empezó a pasar en los años 70 con los primeros WRITERS, pero es que la gente nos empeñamos en hacer creer que una cosa que está pasando hace 40 años sigue siendo un Boom.  La artista creativa urbana  Alejandra de la Torre asegura que los artistas con obra urbana, que han acabado en galerías, no lo han hecho porque pintaban sobre muros, si no porque son buenos artistas, independientemente del soporte. El muro no es más que un soporte más, únicamente eso.
Por lo tanto, cada  artista mantiene una visión diferente sobre la relación que debe existir entre las galerías y el arte concebido en su forma más urbana. Pero al fin y al cabo, ambas formas de presentar el diseño terminan siendo lo mismo, la manifestación del arte, lo único que cambia es el contexto y el lugar.  Por ello el arte urbano termina  siendo, al igual que una galería,  un espacio de visualización adicional, como una galería u otra área que está mostrando un trabajo artístico.

Como destaca la experta en arte urbano textil  Olek, entender y aceptar el arte toma tiempo. La música rap no fue aceptada por 15 años y luego dominó la década de 1990 y sigue un siendo un género importante. Si recuerdas a Wild Style, la película de culto de 1982, el graffiti y el rap tanto estaban bajo tierra y la franja. Ahora domina el rap la música y el arte de la calle desaparece a veces  de las calles y se encuentra en importantes colecciones. De hecho, estaría bien poner el arte urbano en una carpeta de arte público. ¿Qué sigue más? No puedo hablar por los demás, mientras yo tengo dos manos, no hay más por venir en mi final.



El arte callejero no solo es dibujo  , Olek es un ejemplo de creativa urbana  que sustituye el spray por la lana




Mi arte reflejado en un muro 


Alejandra de la Torre: " Las obras que veo en la calle en cualquier otro soporte no funcionarían como lo hacen  en un muro" 



Su motivación, al igual que la de todos,  empezó con una caja de plastidecors y el maravilloso pasillo blanco de casa de sus padres.  En cuanto su madre vio su obra le cambió la cara por completo, entonces descubrió que  había filón.                           
Alejandra de la Torre, paso de  ahí a su segundo gran contacto con el arte. El mundo del street art, vino  para ella dado  por la falta de dinero/espacio. Pintaba cuadros, pero cada vez tenía más ganas de hacerlos más grandes y entonces es cuando descubrió  que su soporte era el muro, aunque sin dejar el lienzo de lado. Siempre ha tenido  como proyecto que su espacio o soporte fuese el muro y es ahí donde funciona como artista.  





P. ¿Qué podemos encontrar en  Alejandradelatorre.com?
R. De todo, desde la mejor receta de tiramisú del mundo, hasta como coser un botón  pasando en cómo convertir piedras en oro, como construir tu propia máquina del tiempo con botellas recicladas, el hechizo del amor de eterno y como perder cinco quilos en una semana sin dietas y eso sin contar con alguno cuadros y he instalaciones que puse para adornar el resto de secciones.

P. ¿Qué elementos  debe integrar  una obra  callejera, a su juicio,  para ser un auténtico Street Art?
R. Claramente  estar en la calle, no creo que hayan unas pautas matemáticas para ello, no sé qué elementos debe integrar una obra para que sea o no auténtico street Art, de hecho ¿qué es autentico Street Art?  .                                                                                    Solo te puedo decir que personalmente de las obras que veo por las calles las que más me gustan o me parecen más interesante son aquellas que se adaptan perfectamente al medio, que en cualquier otro soporte no funcionarían como funcionan en un muro.


"Os Quartos", obra  de Alejandra de la Torre plasmada en el muro

P.  Actualmente realiza el Máster deProducción Artística en  Universidad Politécnica de  Valencia, ¿De qué se estructura?, ¿el arte urbano  tiene cabida en la enseñanza?
R. Se estructura del dinero de todos sus alumnos junto a la creencia de que con un máster vamos a encontrar un trabajo mejor todo ello mezclado con el humor de los estudiantes a medida que se dan cuenta de que tienen que realizar un trabajo final teórico que se les hace totalmente cuesta arriba, aderezado práctico, con un poquito de pintura, instalación, escultura, dibujo, animación o diseño, a gusto del consumidor
En relación a lo del street art, teniendo en cuenta que como he dicho, creo que en todas las respuestas, el muro o la calle solo son un soporte más, donde puedes aplicar unas técnicas u otras en relación al proyecto que quieras realizar, diría que sí que tiene cabida en la enseñanza artística puesto que ésta se encarga de enseñar técnicas.

P. ¿El concepto “ Arte urbano” significa poder hacer un arte más despreocupado y menos convencional sin normas, a diferencia de otro tipo de trabajos en diseño?
R. Considero que el soporte y la preocupación van por caminos diferentes.  El arte urbano puede acoger desde lo más provocador hasta lo más clásico, al igual que la ilustración en papel o la pintura sobre lienzo….  Y si quieres que lo comparé directamente con el diseño te diré que el diseño también puede ser de lo mas despreocupado siempre que no sea un encargo cerrado de un cliente, pero entonces lo tendríamos que comparar a un encargo de mural donde tampoco tienes quizás total libertad de actuación.





Elevador da Gloria, por Alejandra de la Torre
Postalita Carmen , por Alejandra de  la Torre


P. ¿Existe diferencia entre el Street Art y el graffiti?, ¿cree que la sociedad ha encasillado el  arte urbano  exclusivamente en el  graffiti, marginando otras técnicas urbanas?
R. Madre mía la pregunta de la cueva del lobo… amigos grafiteros espero hacerlo bien… para mi  graffiti = grafismo = letras con estilo, es decir, lo que conocemos como piezas, mientras que el street art se ha llamado al resto de estilos que han florecido en la calles para hacer compañía al grafiti que estaba muy solo el pobre.
Creo que la sociedad llama grafiti a todo y punto, no han marginado nada porque ni se lo plantean, todo es grafiti y ya está, mucho más fácil.

P. ¿Qué es el grupo artístico Comando Marisol?, ¿qué tipo de arte plasmáis? 
R. En 2001 un comando compuesto por 8 de los mejores hombres y mujeres del panorama artístico-folclórico valenciano, fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos gracias a la lija de afilar difuminos que todavía tenían con ellos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna, realizando todo tipo de acciones y happenings donde se ataca e informa al espectador mediante la dura, larga, fuerte, extensible y húmeda arma de la ironía. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos…
Aunque tampoco será fácil del todo. Comando Marisol empezó con 8 componentes fijos, Nacho Durá, Marta Andrés, Mireia Vila, Anita Cembrero, Blanca Añón, Clara Rodríguez, David Pascual y yo, pero debido a nuestras misiones algunos de nuestros componentes tuvieron que abandonar el grupo.
Actualmente nos seguimos uniendo algunos de nosotros mas algún que otro extra, para seguir realizando acciones de carácter mas experimental y provocador.

P. ¿Qué es y cuál es su función en el Festival de Arte Hormonado?, ¿encontramos en él  contenido Street Art?
R. El festival de Arte Hormonado es una propuesta nacida a partir del esfuerzo de jóvenes artistas y comisarios, con el propósito de dar visibilidad a todas esas obras artísticas que por su carácter experimental tienen difícil acceso a los circuitos galerísticos, pero que merecen desde nuestro entender ser mostrados al público.
Nació en Bilbao y alberga, desde pintura, escultura, instalación, happenings, performance, arte sonoro y videoarte hasta música, moda o StreetArt
Con el tiempo ha pasado de ser un festival de unos días en algunos espacios de Bilbao, ha tener el apoyo de muchas instituciones, entre ellas el Guggenheim, la cual nos cedió una sala en el último certamen para las propuestas sonoros.
A parte este año además del certamen en Bilbao, nace laCucharaTour una serie de eventos itinerantes con el mismo objetivo que el festival, pero cuya duración es de tan solo un fin de semana, en los cuales se promocionan jóvenes talentes en diferentes ciudades tanto dentro como fuera de España.
Mi aportación al festival, es la difusión del mismo dentro del territorio Portugués.


Cartel del festival " La Cuchara Tour"






Arte para curar heridas 


Se crea " Nuevo Haití Photo Street Art ",un calendario artístico de cooperación  y desarrollo encaminado a ayudar al pueblo  Haití tras el terremoto sufrido en 2010

El estilo del arte urbano y la fotografía se han fusionado en este caso para crear un trabajo con fines humanitarios, con el objetivo de ayudar a la población haitiana a superar la  grave situación tras el fortísimo terremoto que asoló el país hace dos años, concretamente el 12 de enero de 2010.
La Photo Street ArtNuevo Haití, derecho a la reconstrucción surge de un viaje a Haití, unos meses después del paso del devastador terremoto por la isla caribeña, en 2010.  Con la colaboración de la agencia Daristoteles y Laboratorios Chiesi, los fotógrafos Miquel Benítez y David Puig se trasladaron a Haití acompañados por Farmamundi, para realizar un reportaje fotográfico que después dio pie a esta original muestra artística. Medio centenar de artistas graffiteros nacionales y extranjeros han querido sumarse a este proyecto, aportando mayor expresividad y simbolismo a las ya de por sí fabulosas instantáneas de estos dos profesionales. De la unión del graffiti y la fotografía nace esta exposición benéfica que ha visitado ya Barcelona y Valencia y de la que todavía están en venta algunas de sus piezas, a través de la web de Farmamundi



Portada del calendario


Índice del calendario






David Puig, prestigioso profesional del flash que ha fotografiado a personas como Rafa Nadal , Carles Puyol, Ferran Adriá entre muchos otros y colaborado con importantes revistas como Hola y ok Magazine,  es uno de los dos   fotógrafos  que han  formado parte del proyecto junto con Miguel Benítez  y   un equipo de profesionales capitaneado por David Hernández, director general de l’Agencia de Comunicación Daristóteles Ideas & Strategy, en un ambicioso proyecto que se dedicó a realizar diferentes acciones para ayudar a Haití.
“Mi principal función era hacer fotos para un calendario solidario y documentar junto con el fotógrafo Miquel Benitez la terrible situación que estaba viviendo Haití.
Las fotos del calendario se realizaron en diferentes orfelinatos que gestionan dos ONG de República Dominicana que reciben apoyo de Farmamundi y que desde hace tiempo ayudan al pueblo Haitiano en toda la isla”, afirma  el fotógrafo David Puig.

Las fotos documentales, sirvieron para realizar el proyecto artístico “Nuevo Haití Photo_Street Art”, éstas eran el punto de partida a modo de lienzo, para que más de 30 artistas graffiteros nacionales e internacionales  se dotaran de mayor expresividad y simbolismo a las ya de por sí fabulosas instantáneas tomadas en Haití.
Una selección de las fotos registradas en el viaje también formaron parte de la exposición “Nuevo Haití, derecho a la salud y a la educación”, que Farmamundi estuvo rodando por varias ciudades de España para mostrar su trabajo en el país caribeño desde el paso del terremoto que devastó la isla en enero de 2010.










 
El calendario es una combinación de elementos fotográficos y arte street art


Las donaciones recibidas de la venta han ido directamente a los proyectos que Farmamundi está desarrollando en el país caribeño desde el golpe que asoló la isla. Haití era y sigue siendo el país más pobre del continente americano.
“Hemos vendido 25 obras, por lo que cuesta un cuadro, desde Farmamundi hemos podido potabilizar 12.500 litros de agua, aliviar el dolor enviando más de 89.000 unidades de analgésicos o atender a más de 1.100 niños enfermos, los más castigados en las situaciones de emergencias”, resalta Paloma Pérez,  responsable del Área de Comunicación de Farmamundi.
Farmamundi continúa su trabajo en Haití para reforzar la prevención y la atención a las víctimas de la epidemia de cólera en el país. La última intervención ha mejorado las condiciones básicas de saneamiento y acceso a agua potable ambiental en Léogane, Petit-Goâve y Grand-Goâve. En total, el proyecto de acción humanitaria está beneficiando a más 5.500 personas. 

El hecho de escoger al  street art como pieza clave para este proyecto  fue por  una iniciativa espontánea que surgió de la agencia Daristoteles.  La agencia contactó con varios artistas para hacer una performance en la Barcelona Meeting Point, en diciembre de 2010, y llamó a varios artistas para que pintaran en directo sobre fotografías de gran formato. A partir de esa experiencia, según comenta Paloma Pérez,  otros artistas contactaron con Farmamundi para poder sumarse a lo iniciado en Barcelona de forma experimental. De ahí surgen un total de 70 fotografías en blanco y negro, pintadas por 50 artistas de reconocido nombre y con diferentes estilos, entre ellos Jorge Ochagavía, NADOS o Jota Loca.


Este proyecto  refleja el maravilloso trabajo que realiza Farmamundi y las ONG locales con las que trabaja en el país, ofreciendo asistencia sanitaria a la población damnificada y a la vez también denuncian la penosa situación en la que vive el pueblo haitiano, después que el terremoto azotara al país más pobre de Latinoamérica. 
Un  esfuerzo impulsado por  estos  profesionales de diferentes sectores que  ha resultado una experiencia tanto desde el punto de vista artístico como profesional espectacular, una  verdadera obra sinérgica única en su género.
“La experiencia fue desgarradora, nunca había visto tanta tristeza y dolor...me sentí roto y agradecí la suerte de vivir como vivimos. Por otro lado hice muy buenos amigos en las ONG locales Fermina, Iris y el Doctor Prasedez de COSALUP, el gran Rafael de AYUDA A HAITI Leogane, Patrick Cherubin y Joseph de MOSCTHA-HAITI todos ellos trabajan desde hace años para Haití y los derechos de los Haitianos (en la República Dominicana son casi esclavos) y me ayudaron a comprender que podemos aportar mucho a los más necesitados con nuestras herramientas”, declara David Puig.




El calendario es  un viaje por la situación real de Haití



Desde Farmamundi están abiertos a que galerías de arte y otros espacios colaboren en su exposición. “Después del rodaje por Barcelona y Valencia nos gustaría poder llevarla a otros lugares, porque es una muestra que merece la pena ver y cuyos cuadros son auténticas obras que cualquier amante de la cultura urbana y el diseño le gustaría tener en casa o en la oficina”, destaca Paloma Pérez. Pero para ello necesitan  ayuda desinteresada, pues cualquier montaje requiere tiempo y dinero. 







" Saludos desde Montevideo, esta pequeña ciudad que baña el río de plata", David Puig.